domingo, 24 de mayo de 2020

My Generation (1965) - The Who - Critica



Quienes fueran conocidos como The High Numbers, o simplemente The Numbers, poco a poco irían formando su propia identidad como banda, cuyo principal objetivo era dedicarse a componer canciones originales y llevar su Rock and Roll a todos los lugares del mundo.

Haciendo un poco de memoria, originalmente, el grupo no incluía al baterista Keith Moon, quien en un arranque de coraje se acercó al grupo y les dijo: Yo puedo hacerlo mejor que su actual baterista...Los demás integrantes decidieron poner a prueba su vanidad y el resto es historia conocida.

Poco antes de la llegada de Moon, los integrantes fueron probando variados nombres para la banda, hasta que por fin se decidieron por The Who, teniendo su primer gran éxito con la original I Can’t Explain, además de su fuerte cercanía con las generaciones jóvenes del llamado estilo Art Pop y sus inclinaciones por el Blues y Soul, estilos que eran rescatados por las generaciones de jóvenes ingleses por aquel entonces.

Luego de la salida de I Can’t Explain, vendría la grabación de uno que otro single hasta la llegada de My Generation, una canción que marcaría a toda una generacion, transformándose en un himno contestatario de la juventud a la sociedad adulta. Por lo mencionado, se hacía necesario la grabación de un LP con la finalidad de dejar material para la posteridad y no quedarse atrás respecto de los movimientos de las bandas de la década.

El disco debut llamado simplemente My Generation (o The Who Sings My Generation para su edición norteamericana) marcaría el comienzo de una extensa discografía, con lo cual empezaría a gestarse la leyenda de la que sería una de las bandas más agresivas sobre un escenario.

El disco comienza con unos acordes distorsionados, a través del efecto fuzz, para decantar en la voz de Daltrey al más puro estilo de The Yardbirds, con el apoyo coral del resto de sus compañeros. Out In The Street es la canción con más semejanza a su época pasada, ya que el sonido nos muestra un Rock entre cortado que presenta varios cambios de ritmo conforme su duración, sin embargo, tiene un aire bastante popular y muestra a Townshend en su salsa con su reconocible rasgueo en la guitarra.

Un tanto más emotiva es el clásico de James Brown I Don´t Mind, la cual empieza con una guitarra en staccato y voces góspel. De a poco, se va moviendo en la voz de Daltrey que resulta dulce y agresiva dependiendo del tono que se vaya mostrando. Lo más interesante, son esas voces corales que aparecen en ciertos momentos otorgando mayor emotividad y los pianos de Hopkins.
The Good´s Gone es más alternativa y experimental que las otras, y se mueve un poco en la línea de Out in The Street. Volvemos a ver un tema con guitarras en staccato y donde la voz de Daltrey reposa en los coros, sin embargo, no logra mayor atractivo y pasa sin pena ni gloria.

Con un piano bastante blusero se mueve La-La-La Lies, cuya melodía principal descansa en este instrumento y las voces corales del resto del grupo. El tema tiene algunos cambios de ritmo interesantes que se muestran en la mitad de su duración. La labor de Keith Moon en este tema es fundamental, ya que remarca ciertos versos con sus platillos y le da una buena dinámica a la canción con sus redobles.

Con los coros diciendo Much to much to bear… comienza un tema con unos redobles marcados en la canción que tiene un coro mucho más interesante que su antecesora. Nuevamente, la labor de Moon es fundamental, ya que permite darle relieve a la canción a través de sus dotes en la batería, el resto suena más discreto y mesurado para darle importancia a la voz de Daltrey.

El tema homónimo del disco es una verdadera obra de arte a la cobertura social de aquel tiempo en Inglaterra, un lugar donde los jóvenes no eran tomados en cuenta y vivían constantemente cohibidos al qué dirán de los adultos que frecuentemente cuestionaban los cambios. Con unas palmas de fondo, que le dan mayor color a la voz de Daltrey, este desliza unos versos asesinos donde se refiere a las vicisitudes y lo que se decía de los jóvenes. Además, notar que el tema se canta tartamudeando de forma intencional, ya que es una sátira respecto de que los jóvenes no se estaban educando de una forma adecuada y no sabían hablar. Las líneas de bajo de Entwistle, los redobles de Moon y la guitarra distorsionada de Townshend son de otro mundo.

La cara B comienza con la comercial The Kids Are Alright, la cual tiene un tono bastante comercial y más asociado a ese sonido Pop Art.Tiene una marcada tendencia a esas canciones iniciales de amor de The Beatles o The Kinks y se nota que se le quizo otorgar ese aire, pero aprovechándose de darle una personalidad propia a través del virtuosismo de los miembros de la banda. Un tema bastante entretenido que representa el sonido de las bandas de esa época.

Nuevamente un cover de James Brown aparece con Please Please Me, un tema sumamente Blues, en donde cobra énfasis la voz de Daltrey, quien le da todo el sentimentalismo a su voz, para mostrarnos un protagonista que sufre porque su chica lo dejo y que no puede recuperar. A esto, se suman las voces corales que permiten remarcar ese consuelo de los amigos frente a la situación de sufrimiento que sufre un cercano. Townshend viene de la escuela blusera de Clapton, Richards y demases, mostrando sus dotes a través de un solo vibrante y emotivo.

It’s Not True comienza con unos coros diciendo el nombre de la canción de manera repetida para luego, decantar en una progresión parecida a My Generation, donde se remarca la batería y la guitarra entre cortada. El tema tiene un aire bastante comercial remarcando en variadas ocasiones el coro y nombre de la canción. Para su mitad, tiene un cambio importante en la guitarra rítmica que se vuelve oscura apoyándose en los teclados para volver al coro principal y dar termino.

El clásico de Bob Diddley I´m a Man, se muestra en su versión original durante su primer minuto de duración, sin embargo, después se convierte en una improvisación sin pies ni cabeza, la cual se siente como una manera forzada de la banda de decirnos: Esto no es lo que esperaban…

A Legal Matter es un tema completamente de Townshend, ya que comienza con un fraseo en la guitarra para pasar a una progresión un tanto acelerada con unos platillos marcados y un teclado Boogie Woogie. El tema tiene una tendencia a los estilos Folk y Country, y es cantado enteramente por Pete. La canción es bastante dinámica y de momentos recuerda a My Generation. La participación de Daltrey no existe, ya que este se encontraba resolviendo problemas matrimoniales, lo cual es una clara referencia a la letra y contexto de la canción.

The Ok es un tema netamente instrumental y corresponde a una improvisación de una duración de 3:49 minutos, la cual deambula por pasajes de virtuosismo y distorsión constantes.

Un buen comienzo para lo que sería el debut discográfico de los ingleses, y el cual proyectaría a la banda través del tiempo en la configuración de obras de la talla de Tommy o Who’s Next. Un disco que represento a toda una generación de jóvenes rockeros, el cual no conoce de finales felices con letras que hablan del desamor, el desapego, la distancia, la tristeza y la rebeldía.

People try to put us d-down
Talkin´ ´bout my generation”

domingo, 3 de mayo de 2020

Firebirth (2012) - Gotthard - Critica



Volver a levantarse después de una perdida es realmente difícil. Durante el año 2010, Gotthard sufrió la trágica pérdida de su líder y compositor, Steve Lee, producto de un accidente en moto. Esto ocasionaría un quiebre emocional en la banda, quienes se replantearían si continuar o no.

¿Qué hubiera querido Steve? Es lo que se preguntaban…y la respuesta era más que evidente: continuar el camino trazado. En este contexto, aparece el vocalista Nic Maeder, viejo conocido de la banda, el cual, habiendo sido testeado, pasaria a integrar las filas del conjunto.

La figura de Nic termina siendo un plus para la banda tanto anímica como compositivamente, ya que al firmar contrato con Nuclear Blast Records, comenzarían a componer el disco Firebirth, marcando un nuevo comienzo y una segunda oportunidad en la historia de los suizos.

Una cadencia deprimente en la guitarra, similar al sonido de U2, da paso a la voz de Maeder, la cual suena limpia conforme avanza por sus versos, apoyándose, constantemente, en los coros del resto de la banda. De a poco, se va sumando el hit-hat hasta dar paso a una sección intermedia que suena más distorsionada para darle forma a Starlight, la cual explota con una banda a tope que se mueve en virtud de la voz, entregando un coro entretenido y un solo al estilo de Young.

En la línea más clásica de Gotthard, a través de un grito agudo de Maeder, comienza Give Me Real, la cual se mueve por un riff asesino que conduce la canción apoyado en las segundas voces que le dan preponderancia a la voz principal. Por momentos, se aprecian esos efectos de chorus en el coro, el cual tiene el sello característico del sonido suizo.

La primera balada al mas puro estilo Maeder nos llega con Remember It´s Me. Un tema que, en sus primeros pasajes, se deja llevar por sonoridades acústicas y que paulatinamente va incorporando elementos eléctricos. No es de las mejores baladas de la banda, pero se hace amena al oído. Posterior al solo, se deja ver un cambio de ritmo interesante en el minuto 2:30 cargado de Blues.

Con un riff pesado al estilo Led Zeppelin se mueve Fight, la cual se vuelve mesurada en sus versos donde se deja inundar por coros y la voz principal duplicada. Tiene un coro bastante discreto y descansa en todo momento en su cadencia inicial, la cual conduce todo el tema en su sonido Page.

El sonido de gaitas, acompañado por una melodía constante en la guitarra y apoyada por la base rítmica, inicia Yppie Aye Yay, que tiene un coro interesante a través del buen uso del juego de voces. El uso de las gaitas tampoco es desperdiciado y aparecen de manera sutil en todo el tema, haciendo que sea una canción completa y dinámica.

Tell Me es un tema tranquilo que descansa en el piano y una guitarra acústica arpegiada. Nuevamente, nos encontramos con esas baladas sentimentales, aunque en esta ocasión tiene un carácter absolutamente acústico Es una balada cargada al romanticismo Pop, quizás un tanto alejada del sonido de Gotthard, pero que usa elementos orquestales.

Shine es otra balada que se muestra como un tema tranquilo, apoyado en guitarras distorsionadas y una batería que nunca pierde el ritmo. Tiene un coro entretenido y es mucho más dinámica que su antecesora. Además, tiene un solo cargado de virtuosismo. También tiene detalles interesantes en el teclado con esos cortes sorpresivos que se dejan notar en el minuto 2:54.

Unas guitarras con delay y chorus inician The Story’s Over, la cual parte lenta con la voz grave de Maeder, para explotar en un riff distorsionado durante su coro. Es una canción que transcurre entre ritmos distorsionados y mesurados, mientras fluye por sus estrofas y sus coros. El solo en la guitarra eléctrica es lo más interesante frente a su abuso de pretensión que la hacen predecible.

El sonido clásico de Bon Jovi, a través del uso del Talk Box distorsionado, se muestra con Right On. Un tema que, en sus versos, deja aislada a voz de Maeder, con el acompañamiento de la base rítmica, para darle relevancia a la misma. La canción tiene un coro bastante entretenido y dinámico, jugueteando bastante con los cambios de ritmo.

Un riff distorsionado que se va manteniendo en el tiempo, conjuntamente con una voz principal lejana, dejan ver S.O.S., la cual recoge sus puntos altos en la guitarra rítmica y la sección de batería; lo demás es mas de lo mismo, volviéndose en una canción sin alma y discreta.

El ritmo country de Take It All Back, nos muestra un tema tranquilo apoyado en sonidos acústicos durante sus versos. Nuevamente, tenemos una de esas canciones estilo Bon Jovi. De igual forma, vemos un tema dinámico que descansa en la voz de Maeder y las guitarras de Leoni y Scherer.

Un redoble en la batería, da paso a un ritmo frenético y acelerado en las guitarras, los cuales van deslizando una voz que ahoga sus melodías crudas a través de los versos que son bastante disfrutables y dinámicos en I Can. Sin embargo, pierde fuerza y calidad en su coro, a pesar de que las guitarras rítmicas y solistas hacen todo lo posible por ponerla a flote.

Como cierre nos llega la balada Where Are You?, la cual representa un manifiesto de Leoni a la difunta figura de Lee, por ende esta cargada de sentimentalismo a través de pasajes acústicos y sonidos orquestales que acompañan la voz quebradiza y dolida de Maeder. Un final propicio para el momento y situación acontecida por la banda.

La versión extendida cuenta el bonus track Love Your Honey, la cual esta cargada de ese sonido cañero y rockandrollero del antiguo Gotthard. De hecho, durante el transcurso de la misma se hace referencia al clásico tema Rock and Roll de Led Zeppelin. Adicionalmente, viene la versión acústica de Starlight y una versión del clásico de Harrison While My Guitar Gently Weeps.

Esos tiempos de los Gotthard agresivos, con ganas de comerse el mundo, han quedado en el pasado, debido a que la banda suiza se ha consolidado con los años, a punta de sudor, en un plano nacional e internacional. Puede que la incorporación de la figura de Maeder, haya traído un sonido más Pop al grupo, pero la esencia rockera se sigue manteniendo. El fénix vuelve a renacer…

“Where are you? Are you where the sky's are blue?
Are you playing with the sun, or talking with the moon”